西方音乐文化.docx

上传人:b****6 文档编号:8384663 上传时间:2023-01-30 格式:DOCX 页数:12 大小:32.13KB
下载 相关 举报
西方音乐文化.docx_第1页
第1页 / 共12页
西方音乐文化.docx_第2页
第2页 / 共12页
西方音乐文化.docx_第3页
第3页 / 共12页
西方音乐文化.docx_第4页
第4页 / 共12页
西方音乐文化.docx_第5页
第5页 / 共12页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

西方音乐文化.docx

《西方音乐文化.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《西方音乐文化.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

西方音乐文化.docx

西方音乐文化

西方音乐文化

1.HaydnsymphonyNo.94inGmajor

弗朗茨·约瑟夫·海顿

同义词海顿(古典音乐家)一般指弗朗茨·约瑟夫·海顿

弗朗茨·约瑟夫·海顿(1732年3月31日-—1809年5月31日),又译海登、海典、偕丁,维也纳古典乐派的奠基人,交响乐之父,出生于奥地利南方靠近匈牙利边境的风景秀丽的罗劳村。

海顿是世界音乐史上影响巨大的重要作曲家。

他是维也纳古典乐派的第一位代表人物,一位颇具创造精神的作曲家。

海顿的音乐幽默、明快,含有宗教式的超脱,他将奏鸣曲式从钢琴发展到弦乐重奏上,他是器乐主调的创始人,将传统对位法的独立声部完全同化了,将主题发展自行展开。

后期他访问英国,接受牛津大学授予的音乐博士头衔,受到了韩德尔的影响,也受莫扎特的影响,产生旋律优美的抒情色彩,出现类似巴洛克的风格。

他用弦乐四重奏代替钢琴,用管弦乐代替管风琴,创造了两种新型的和声演奏形式。

他同莫扎特和贝多芬三人为维也纳古典乐派的杰出代表,绰号为“海顿爸爸”。

作品风格

音乐特点

海顿音乐的最主要的特点是把细微简单的音乐主题扩展成宏大的结构。

他的音乐通常浓烈饱满,在一个乐章中的关键情节经常迅速展开。

他的很多作品的结构原理遵循奏鸣曲式,它的主要组成部分-在海顿的作品里-如下:

呈示:

音乐内容开始部分的呈现,紧接着向属音的转调(音乐的紧张程度开始升级),然后是属音的终止。

海顿风格的呈现部分与莫扎特和贝多芬的不同之处在于,他常常不需要一个对比的“第二主题”来达到属音,而是重复已展开的主题(或其变奏)。

展开:

音乐内容通过迥然不同调式的转变被重组,转换以及分解。

通常会在短音阶平行调达到一个高潮。

再现:

呈示部的内容被重新呈现,但主要在主音调上。

通常这种重复包含着一个“二次展开”,以此达到变调到属音的效果。

这个二次展开通常在下属音发展。

与莫扎特和贝多芬不同,海顿经常在再现部将主题的顺序打乱。

海顿的作曲实践也影响了莫扎特和贝多芬。

贝多芬的初期作品经常是以冗长松散的奏鸣式展开,但紧接着在他所谓的“中期”运用了海顿的方法,这就是在十分简单的基调上逐渐发展出高度有机的音乐结构。

也许海顿不同于其他作曲家的另一个特点就是他在曲子里加入的幽默。

最有名的例子是第94号交响曲《mitdemPaukenschlag》突然响起的和音。

还有更有意思的:

在四重奏Op.33Nr.2和Op.50Nr.3的假结束以及他在Op.50Nr.1platzierte故意放进的那些古怪的周期性的幻觉。

晚巴洛克风格

海顿的早期作品写自于晚巴洛克风格(巴赫和亨德尔的音乐就是这种风格)过时之际,当时的海顿还没能写出使用新式语言的有分量的作品。

那是一个学习和风格不稳定的时期,而海顿(在18岁时巴赫去世)本身就是一个当代音乐研究者。

海顿也承认巴赫的次子、前辈卡尔·菲利普·艾曼纽尔·巴赫对自己的作品影响很大。

细心分析海顿创作的1749到1802这50年,可以看出海顿的作品逐渐开始变得复杂和细腻,这是海顿从自己的经验和同侪中得到的,其中一些作品是他风格演化的里程碑。

1760年末1770年初,海顿进入所谓的狂飙运动时期,作品充满尖锐的和弦,突兀的转句,少见的小调和声。

35到55号之间的交响曲大都是这样的作品。

这段时间海顿专心研究对位法,并尝试写赋格,不过这种赋格和巴赫的赋格作品不大相干,而是源于意大利的维也纳传统赋格,例子就是写于1772年的六首“太阳”弦乐四重奏Op.20的终乐章。

1781年,海顿发表了6首弦乐四重奏Op.33,并敬告听众,这将是一批“全新的、另类的”作品。

CharlesRosen曾经说过,这并不是炒做,而是认真的。

他指出了许多在这些作品里体现的海顿作曲风格的重要进步。

比如乐句之间流畅的过渡、后句的主调非常自然的不间断地从前句衍生出来、娴熟的将陪衬部分从主调部分发展出来,以及注重所有乐器保持其完整性(也就是贝多芬所所说的“obligatesAccompagnement”)。

这些里程碑式的风格转变影响到海顿其后创作的很多四重奏作品。

从1781年及1782年起,海顿开始经常与莫扎特切磋技艺。

两位音乐巨匠惺惺相惜,友情不断加深。

在音乐界有海顿的前莫扎特和后莫扎特时代的定义。

在18世纪90年代,由英国之旅的激发,海顿发展出所谓的“大众风格”,就是迎合广大听众口味而导致空前的巨大成功,但又不乏学院派的严谨的风格。

海顿借鉴了奥地利和克罗地亚的民间音乐素材,并将其融合到作品中。

民乐的作用在于加强了作品的稳定性,尤其在结构宏大的作品中作用尤为突出。

在其后期作品中人们经常能品位到海顿的这种大众风格,比如12首伦敦交响曲和其后来的两出清唱剧的钢琴三重奏。

田园诗风格

海顿的音乐风格热情、典雅,充满了欢乐、幸福、和平的气氛。

他的音乐就象优美的田园诗一样。

他总是用这种笔调来歌颂大自然,歌颂生活。

在他的作品中,还经常可以感受到鲜明的奥地利民歌风格。

海顿作品的另一个特点是具有巧妙的幽默感,乐曲中充满了愉快而别致的情趣。

音乐故事

海顿第94号交响曲(G大调第94号交响曲,SymphonyNo.94inGMajor)是约瑟夫·海顿十二首伦敦交响曲的第二首,写于1791年,于1792年3月23日在伦敦汉诺威广场音乐厅首演。

据说因为当时的观众聆听演奏会时,总是一不小心就睡着了,因此海顿谱了这首曲子。

演奏到第二乐章时,睡着的观众总是被这巨大的声响给吓醒,借此提醒观众不要睡着了。

因为第二乐章里力度戏谑的强烈变化,所以作品又名惊愕交响曲(theSurpriseSymphony)。

海顿是奥地利著名作曲家,又被称为“交响乐之父”。

他最大的贡献是,把交响乐固定成为四个乐章,给了交响乐一个基本格式。

海顿的《惊愕交响曲》作于1791年,传说当时伦敦的贵族是音乐会的常客,但是他们来听海顿的音乐会只是为了表现自己所谓的高雅品位,在那里附庸风雅,每每在乐队演奏时打瞌睡。

海顿知道后非常生气,于是他就写了这部《惊愕交响曲》。

新作品演奏那天,音乐厅座无虚席,大家都想见识一下这是什么音乐。

乐曲的第一乐章速度很快,感觉轻巧流畅。

第二乐章速度变慢,开始部分是弱起,非常轻,没有什么变化,听众十分轻视这种催眠似的音乐,觉得和海顿以往的作品没什么区别。

贵族们又在昏昏欲睡,刹那间乐队用最大的音量演奏,爆发出强烈的声音,定音鼓猛烈地敲击,模仿惊雷的声音,狠狠地将打盹的贵族吓了一跳。

乐曲第三乐章是小步舞曲,轻快活泼,音乐诙谐富有活力。

第四乐章速度变得更快,好像是人们在欢快地舞蹈。

乐曲演奏完了,贵族们出了丑,海顿很快活,傻了眼的贵族被惊醒之后,也哈哈大笑。

此后人们就把这部作品称为《惊愕交响曲》.

乐章解析

第一乐章

G大调,3/4拍,奏鸣曲式

序奏为如歌的慢板,由弦乐回答木管以三度平行的问句始,低音弦反复应答动机,小提琴则以上行半音阶增加紧张度。

主部为活泼的快板,奏鸣曲式。

第一主题为仅两个动机构成的极单纯的乐句,而第二主题以只有4小节没有旋律的切分节奏音型始,再由这个节奏音型中除去切分因素,在其上方由第一小提琴及长笛表现音形化音型。

发展部的发展以第一主题动机为重心,以D大调呈示主题旋律后,巧妙地完成转调,并有强烈的和声变化。

再转入B小调,进入主题再现。

终结部很庞大而充分显示出海顿的架构才能。

第二乐章

行板,C大调,2/4拍,变奏曲

单纯的C大调旋律,8小节各重复两次,第二次重复后,主和弦突然以主体管弦乐强奏出现。

然后是它的4个变奏,最后再接12小节强奏的尾声。

其第二变奏以16分音符的旋律开始,后半有长笛与双簧管隔六度的优美助奏。

这个乐章的中间插入小调部分,使全乐章构成3段体。

该乐章最开始存在广泛争议,当一个响亮和弦突然奏响时,妇女们甚至说要逃离现场。

而很多人认为,这样做是为了维持秩序,不让听众在底下说话。

第三乐章

甚快板,G大调,3/4拍,小步舞曲

小步舞曲部分以二段体构成,后半部的技巧已非常出神入化。

一面重复单纯的动机,一面呈现由属调开始而回到同调并经过巧妙对比的和声。

中段由8小节与19小节二段体构成。

第四节章

急板,G大调,2/4拍子,回旋曲式

主题具有鲜明的歌谣风味,略带有感伤的情调。

第一主题为G大调,开始弦乐的声音轻盈,紧接着爆发出一个响亮的和弦引出提琴的快速演奏,并预示着第二主题的进入。

第二主题为D大调,与前面的风暴形成对比。

第一主题第二次显现后,乐曲进入b小调发展阶段。

之后主题暂时返回,但突然陷入g小调漩涡,使人情绪紧张。

回转联动后两个主题同样以G大调再现,最后乐曲在明亮的主和弦上结束。

 

2.MozartsymphonyNo.40

莫扎特

作者简介

作品特色

综合评价

莫扎特善于把艺术中美好的东西和渗透生活的深刻性结合起来,再把强大的力量、直率的气质和刚毅的意志以及现实意义的感觉结合[14]。

其作品具有古典乐派的严谨,对称的特点以外,还具有其自身的特点。

在他的艺术歌曲中,令人称道的是诗与音乐完美的结合,贯穿了他的创作时期的始终,因此也体现出不同时期的艺术特征和创作特点[15]。

他的音乐作品主题完整,有着鲜明的轮廓,细小的结构单位之间也有精致的、动机的联系[16]。

作为维也纳古典乐派的代表之一,其大量作品涉及各种体裁,其音乐博采德、奥、意、法诸国精华,风格典雅,感情真挚,朝气明快。

后期的作品,内容和形式完美统一。

钢琴协奏曲是莫扎特作品的重要组成部分,他的作品富于创新精神,思维活跃。

他的小提琴协奏曲美妙动听、晶莹剔透、充满幽默感。

社会评价

莫扎特不是一个与社会格格不入的人,但他的确是一个音乐天才。

(安德鲁·莫劳夫奇克评)

莫扎特是一个天分极高的艺术家,在西方音乐史中,他被毫无疑问地公认为是音乐界的旷世奇才。

作为古典主义音乐的典范,他对欧洲音乐的发展起了巨大的作用。

莫扎特留下的重要作品总括当时所有的音乐类型。

他谱出的协奏曲、交响曲、奏鸣曲、小夜曲、嬉游曲后来成为古典音乐的主要形式。

[4](《大众文艺》评)[4]

在公众的尊重和爱慕方面,莫扎特的地位在其他作曲家中无出其右;他是西方音乐史上公认的最伟大的作曲家之一,与海顿、贝多芬一起将维也纳古典乐派的成就推向顶峰,他以当时所有的音乐体裁进行创作,而且无一不是出类拔萃;他的趣味、他对形式的驾驭自如。

虽然他只在人世间停留了短暂的35年,但却为人类留下了极其丰富和宝贵的音乐文化遗产。

(《不列颠百科全书》莫扎特专栏)[7]

莫扎特的音乐是生活的画像,但那是美化了的生活。

旋律尽管是精神的反映,但它必须取悦于精神,而不伤及肉体或损害听觉。

所以,在莫扎特那里,音乐是生活和谐的表达。

不仅他的歌剧,而且他所有的作品都是如此。

他的音乐,无论看起来如何,总是指向心灵而非智力,并且始终在表达情感或激情,但绝无令人不快或唐突的激情。

简介

又称《g小调第四十交响曲》,是莫扎特最后的三首交响曲之一(降E大调(K.543)、g小调(K.550)、C大调“朱庇特”(K.551))。

它们都是在1788年夏天,只用了六个星期一气呵成的,是莫扎特交响曲的三大杰作。

《g小调第四十交响曲》(fortiethSymphonyInGMinor)是莫扎特最后的三大交响曲之一,是他的交响曲中最广为人知的作品。

完成于1788年,整部交响曲热情洋溢,有着充满感情化的乐思。

这首交响曲虽然仍能听出巴洛克音乐的痕迹,但还是促使当时的音乐向前迈进了一步,当它在十九世纪初于莱比锡演奏之际,曾受到“战栗”或“沉缓”等字眼的评语。

这部作品可以说是一步步接近浪漫派的作品。

创作背景

莫扎特的创作却是在难以想象的困境中完成的。

当时作曲家的妻子患病,没有钱买药,饥饿的孩子没有面包。

莫扎特在纸上写的首先不是乐谱,而是讫求借债的信件。

就在这年的六月,他在给他的富商朋友普赫贝格的信中写道:

“我坚信您是我真正的朋友,也因为您了解我是个正直的人,我才会向您倾吐我心中的曲折。

并请您给予帮助。

”但是他的朋友在读完这封信后,只给了他极少的钱。

正是在这种困窘悲愤的情况下,天才作曲家写下了他的最后三部交响曲。

其中《g小调第四十交响曲》用了两个星期的时间,于1788年7月25日完成。

与上一首不同,这首交响曲的开始没有再使用慢速度的引子。

同时,莫扎特将曲调定为他很少使用的象征伤感和痛苦的g小调。

这是一部最阴沉,但也是莫扎特写过的最豪放、最狂暴的作品。

这部交响曲的所有乐章都是抒情性的。

它的基调就是抒情风格加上悲怆气氛,同时又充满着愤懑激昂的精神。

这部作品倾诉了作曲家的哀怨之情。

但这并不是作曲家当时贫寒生活的直接反映,而是深深的凝聚了一个穷困作曲家的生活体验。

是他一生中所有悲惨遭遇和挫折的集中体现。

是莫扎特含着泪水的微笑。

虽然古典时代已经离我们而去。

但是从这部作品中我们却能清晰的感触到莫扎特的呼吸,感触到他“念天地之悠悠,独怆然而涕下”的心灵孤寂。

音乐理论学家爱因斯坦(物理学家爱因斯坦的堂兄弟)曾称此曲为"室内乐宿命之作"。

艺术风格

这首作品中,莫扎特使用了罕见的g小调,给人以凄凉之感。

第一乐章

莫扎特《g小调第四十交响曲》的第一乐章是极快的快板。

这是一个典型的奏鸣曲式的乐章。

在中提琴摇摆不安的伴奏音型上,从小提琴声部涌出了一个激动焦虑的主题。

她用愁苦压抑的音调,用不安的节奏轻轻的敲击着。

经过乐队合奏的终止式和弦后,这一忧郁而又迷人的第一主题再现。

当音乐逐渐转为舒展流畅的音调时,一支沉浸于小调忧郁色彩中的第二主题似乎倾吐出了作曲家更深的伤感。

在这之后音乐便完全处在了一种不可解脱的痛苦思绪之中。

她作为交响曲第一乐章的主部主题奠定了音乐的悲凉基调。

在向副部主题的过渡中,第一、第二主题交替出现,强弱音的巨大起伏表现出了一种冲出痛苦的气势,但很快就被一个小节的休止打断了。

进入展开部后,调性转为升f小调。

频繁不断的移调形成了强烈的对位效果,突出了音乐的戏剧性,呼应开头。

在小提琴轻微的叹息中,双簧管加入奏出了一段安静的旋律。

他那精细雕琢的音符闪现着莫扎特乐观开朗的天性。

副部主题建立在平稳的半音音调上。

但是副部主题这点明快的气息没有持续多久,木管乐器奏出了下降音,在一声不协和的音响中乐章色彩骤变。

进入再现部后按传统回到第一主题,但并没有平静下来,六次转换调性使音乐变的越来越紧张,痛苦急促的气氛到处撞击,不曾有一刻的稳定与安宁。

第一乐章在痛苦的气氛中结束。

第二乐章

第二乐章是奏鸣曲式的行板。

在这个乐章中由第一乐章的急促转向和缓,调性由g小调转向降E大调。

在感伤的第一乐章之后这里浮现出明朗的色调。

但这只不过是一个缓解的间歇。

这个乐章由两个对比较小的主题构成,她们平静、明朗、抒情,又互为补充,映照出一线温柔亲切的光亮。

就像是莫扎特那个既清苦又具有温暖的家庭。

但是在这个乐章中却有一个从头到尾的不安的搏动底色。

宛如在寻找答案却什么也得不到。

两个主题中的断续节奏和个别音调也为安详的音乐投下了一丝阴影。

第三乐章

第三乐章是小快板、小步舞曲。

小步舞曲本来是流行于上层社会的宫廷舞曲。

但在肩负生活重担的作曲家笔下却表现出了沉重的步伐。

用复三段体写成的小步舞曲情绪热烈激昂,却丝毫找不出小步舞曲那种温文尔雅的特征。

舞曲中可以感到第一乐章中副部主题所特有的半音音调及一些动机的交织。

乐章一开始,乐队诠奏出一支昂奋有力的音调。

它在压抑的g小调中不断向上冲激,直到攀援到高音区的最高点时,音乐才迸发出痛切伤感的泪花。

在对比性的中段,g小调转换为G大调。

一串明亮的光线突然使人们心境开朗。

这个中间的三声中部是整个乐曲唯一能使人感到舒心和快乐的地方,这象征着莫扎特那快乐的天性。

但是由于她夹在了一个痛苦挣扎的小步舞曲中间,因此仅管小提琴和木管乐器唱出了柔挽的旋律,音乐却浸透着淡淡的哀愁。

闭上眼睛,我们仿佛可以看到莫扎特那双蓝色的大眼睛饱含着泪水,却又坚强纯真的微笑着。

直到激奋有力的小舞步主题再现时,我们仿佛才看到了作曲家在稍稍平稳了中段里获得了片刻的安慰。

重现的主题似乎增添了更大的动力,推动着音乐向终曲乐章走去。

第四乐章

第四乐章是极快板。

这个乐章也是奏鸣曲式的。

它继续发展第一乐章的戏剧性效果。

这个终曲乐章一开始,焦燥的第一主题就以酷似小舞步曲的音调在强弱悬殊的力度对比中直冲而来。

这个主题含有鲜明的对比因素。

前半部音调柔和,以弦乐器奏出;后半部则音调威严,合奏加入,并增强了力度。

这里和第一乐章一样有一个急速悲壮的高潮。

而且这种性质更加突现了,直到最后。

很快这个主题便消失在弦乐奔流不息的音潮中。

这汹涌的音潮象是莫扎特迈着急促坚定的步伐,面向人生的种种苦难前进。

音乐中洋溢着作曲家奋进不屈的勇气。

仅管第二主题具有歌唱性,但是在音乐的中间却有一段尖历的和弦互相撞击着。

给人一种很不安定的感觉。

在乐章结尾处的演奏辉煌而又振奋。

仿佛是在告诉人们,不管人生的道路有多么艰难,勇敢前进吧!

终有一天会迎来喜悦和幸福.

3.BeethorensymphonyNo.9

作者简介

路德维希·凡·贝多芬(LudwigvanBeethoven,1770年12月16日-1827年3月26日,享年57岁),伟大的德国音乐家,维也纳古典乐派代表人物[1]之一,世界音乐史上最伟大的作曲家之一。

他的作品对世界音乐的发展有着非常深远的影响,因此被尊称为“乐圣”和“交响乐之王”。

他集古典音乐之大成,并开创浪漫主义之先河,对世界音乐发展有着举足轻重的作用。

他的《月光》曾以传说的形式出现在小学语文课本上。

贝多芬在音乐史的地位是极其突出的,他不仅是古典主义风格的集大成者,同时又是浪漫主义风格的开创者。

作为音乐大师,贝多芬对艺术歌曲同样予以相当程度的关注,他是德国艺术歌曲创造的先驱,毕生作有钢琴伴奏的艺术歌曲六十多首,他的艺术歌曲以极其丰富的表现手法和形式来展现,表达属于全人类的情感。

在艺术歌曲的领域里取得了非凡成就

贝多芬的音乐集中了前辈音乐大师们艺术创造的成果,站在时代的前列,以新的素质体现了亨德尔音乐的英雄性、巴赫的哲理性,发展了海顿的谐谑性,继承了格鲁克歌剧的戏剧性,以及莫扎特深刻入微的抒情性,从而创立了自己独特的音乐风格。

贝多芬通过无比苦难的音乐创作,给全人类带来了无穷的欢乐。

他的一部部杰作像一盏盏灯塔一样,为全人类的团结、进步做出了不可磨灭的贡献。

贝多芬曾说:

音乐应当使人类的精神爆发出火花。

贝多芬生活在18世纪70年代和19世纪30年代之间,他是古典音乐的忠实实践者,又是浪漫主义的强力开拓者。

贝多芬一生都经历着坎坷磨难,然而苦难孤寂的生活没有打垮他,他始终坚定地守望着自己的信念,在孤独并失聪的境况下,顽强地遵循着自己艺术的箴言,创造出古典和浪漫主义音乐艺术的巅峰,无人比肩!

(1)在交响曲的发展和创新上:

将高度浓缩的音乐动机进行扩展,又保持全曲的严谨统一;扩充了展开部,使其成为烘托作品内在的矛盾、动力的张扬和戏剧性冲突的重心;将谐谑曲(Scherzo)引入交响曲的第三乐章,取代了具有宫廷典雅气质的小步舞曲;并将人声加入到交响曲中扩大了作品的表现力。

(2)在钢琴奏鸣曲上:

他的32首钢琴奏鸣曲在奏鸣曲结构上做出了重大贡献,同时还在钢琴力度对比、戏剧化因素、不同音区的色彩变化上做出了重大发展,使之成为与巴赫《十二平均律钢琴曲集》齐名、在音乐史上有突出贡献的作品。

(3)在音乐表现上:

解放了音乐艺术,表达了他那个时代的精神实质,作品展现了从斗争到胜利,从黑暗到光明,从苦难到欢乐的精神历程。

他的旋律继承海顿式动机展开的手法,又吸收莫扎特旋律的深情,而形成简洁、粗犷、质朴、热情的特征。

节奏上频繁的变换、切分和休止所造成的动力性、不平衡感,和声的不谐和因素与调性的不稳定范围的逐渐扩大,力度也形成大幅度起伏,配器上,他重视发挥铜管、木管的作用等等,构成了贝多芬音乐那种强烈的感染力和宏篇巨著的气魄。

他音乐中的那种革命性因素,自由冲动的戏剧效果,使他成为古典主义音乐的集大成者,同时,他又是浪漫主义音乐的开路先锋,启发了19世纪的浪漫主义音乐的作曲家。

简介

d小调第九交响曲(symphonyNo.9inDminorop.125作品第125号),是德国作曲家路德维希·凡·贝多芬在1819至1824年间创作的一部大型四乐章交响曲。

因其第四乐章加入了大型合唱,故后人称之为“合唱交响曲”。

合唱部分是以德国著名诗人席勒的《欢乐颂》为歌词而谱曲的,后来成为该作品中最为著名的主题。

这部交响曲被公认为贝多芬在交响乐领域的最高成就,是其音乐创作生涯的最高峰和总结。

乐曲概述

d小调第九交响曲,德国作曲家路德维希·凡·贝多芬作品,大约创作于1819至1824年间。

因为乐曲第四乐章加入了大型合唱,故后人称之为“合唱交响曲”。

这是贝多芬音乐创作生涯的最高峰和总结。

该作品于1824年5月7日在维也纳首演,即获得巨大的成功,雷鸣般的掌声竟达五次之多。

这部交响乐构思广阔,思想深刻,形象丰富多样,它扩大了交响乐的规模和范围,超出了当时的体裁和规范,变成由交响乐队、合唱队和独唱、重唱所表演的一部宏伟而充满哲理性和英雄性的壮丽颂歌。

作者通过这部作品表达了人类寻求自由的斗争意志,并坚信这个斗争最后一定以人类的胜利而告终,人类必将获得欢乐和团结友爱。

这部作品第四乐章的合唱部分是以德国著名诗人席勒的《欢乐颂》为歌词而谱曲的,也是该作品中最为著名的主题。

从作品的酝酿到完成,第九交响曲倾尽了贝多芬数十年的心血,是其音乐生涯的登峰造极之作。

全曲从头至尾的演奏时间至少需要一个小时以上,但并无任何冗长拖沓之感。

乐曲赏析

作品共分四个乐章:

第一乐章,不太快的略呈庄严的快板,d小调,2/4拍子,奏鸣曲式。

第一主题严峻有力,表现了艰苦斗争的形象,充满了巨大的震撼力和悲壮的色彩,这一主题最开始在低沉压抑的气氛下由弦乐部分奏出,而后逐渐加强,直至整个乐队奏出威严有力,排山倒海式的全部主题。

第二乐章,极活泼的快板,d小调,3/4拍子,庞大的诙谐曲式。

贝多芬打破了古典交响乐中第二乐章为慢板的传统。

这一乐章的主题明朗振奋,充满了前进的动力,具有精力充沛的奥地利民间舞曲的特征,但其中还带有不安的情绪。

第三乐章,如歌的柔板,降B大调,4/4拍,不规则的变奏曲式。

两个主题,其中第一主题充满了静观的沉思,具有强烈的抒情性和哲理性。

第四乐章,急板,D大调,4/4拍。

在主题“欢乐颂”开始之前,音乐经历了长时间的器乐部分演奏的痛苦,并含有对前三个乐章的回忆。

整个乐章的核心是合唱的“欢乐颂”主题,这是一首庞大的变奏曲,充满了庄严的宗教色彩,气势辉煌,是人声与交响乐队合作的典范之作。

通过对这个主题的多次变奏,乐曲最后达到整个交响曲的高潮,也达到了贝多芬音乐创作的最高峰。

乐章的重唱和独唱部分还充分发挥了四位演唱者各个音区的特色。

乐章梳理

第一乐章

一上来就用一种严肃、宏大的气势表达出了整部作品的思想源泉。

其实这是贝多芬很多作品中反复表现过的主题——斗争,也折射出斗争的必然过程——艰辛。

旋律跌宕起伏,时而压抑、时而悲壮,似乎看到的是勇士们不断冲击关口,前赴后继企盼胜利的景象。

第二乐章

紧接着的第二乐章,按照传统通常应该是慢板,但是贝多芬打破了这一惯例,居然用了极活泼的快板,整个第二乐章主题明朗振奋,充满了前进的动力,似乎给正在战斗的勇士们以积极的鼓励,似乎让人们一下子在阴云密布的战场上看到了和煦的阳光和蓝色的天空。

同时主旋律中带有奥地利民间舞曲“连德勒”的特征,和谐而具有舞蹈性。

但是仔细品味,大家不难发现,到了乐章最后,旋律重新开始急促起来,隐约透露出非常不安的气氛。

第三乐章

倒是慢板乐章了,贝多芬有意在编排上作了创新。

这个乐章相对前面两个乐章显得宁静、安详了许多,旋律虽然平缓,但是不失柔美。

法国著名作曲家、乐评家柏辽兹评价此乐章是“伟大的乐章”。

第三乐章共两个主题,其中第一主题充满了静观的沉思,具有强烈的抒情性和哲理性。

在前两个乐章表现出激烈的战斗场面之后,第三乐章似乎是大战中短暂的平息。

第四乐章

是整部作品的精髓,通常划分为两个部分——序奏以及人声。

在一些唱片中,第四乐章单独占

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 初中教育 > 科学

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1